domingo, 10 de junio de 2012

Arte Pop

El Arte Pop fue un movimiento que surge a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos como reacción artística ante el Expresionismo Abstracto, nace cuando Lawrence Alloway utiliza por primera vez el término Pop Art. Con esta abreviatura Alloway se refería al arte popular que estaba creando la publicidad de masas, y que tenía como objeto principal los intereses colectivos del pueblo, aunque éste no fuera su destinatario. 


El Arte Pop utiliza imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una postura estética o alcanzar una postura crítica de la sociedad de consumo. Los artistas pop pintaban en un lenguaje figurativo temas de la sociedad de consumo, como botellas de refrescos, paquetes de cigarrillos o envoltorios de chicle. Su temática directa y clara lo convirtió en un arte accesible al público en general. El arte pop se nutrió también de imágenes de tebeo, revistas, periódicos, del cine y de la televisión, de anuncios fluorescentes de grandes comercios y de tipografías chillonas, ésta corriente fue apreciada y aprobada por el público gracias a sus formas fáciles y divertidas y a sus contenidos, que podían ser captados sin dificultad. Al espectador le gustaba reconocer objetos corrientes en los cuadros porque así se ahorraban el esfuerzo que representaba la interpretación de las obras del expresionismo abstracto, pero no comprendieron su carga de ironía y de ambigüedad.


Representantes del Arte Pop:

Richard Hamilton:

Es uno de los pioneros del Pop Art británico y su collage titulado ¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos?, ha sido considerado la primera obra del Arte Pop.



Study for a fashion plate 69.



¿Qué es lo que hace de los hogares de hoy en día tan diferentes, tan divertidos?


Roy Lichtenstein:

Lo más característico de Lichtenstein son sus composiciones salidas directamente de las viñetas de los comics, que son ampliaciones de los personajes de los dibujos animados, reproducidas a mano, con la misma técnica de puntos y los mismos colores primarios y brillantes que se utilizan para imprimirlos.


Good MorningDarlingNowmes petit pour la France o Whamm!


M-maybe (1963)


Golf Ball


Andy Warhol:
Utilizó fotografías de prensa contemporáneas y las repitió múltiples veces en la misma superficie arrancándolas de su contexto habitual y trasladándolas al dominio del arte. Describió así la deshumanización que practican los modernos medios de comunicación de masas.


Marilyn Monroe


Lata de sopa Campbel

Tom Wesselmann:
Se interesa por el tema de la sensualidad y la mujer como reclamo publicitario y como objeto de consumo.
Elige las partes más sensuales del cuerpo femenino, las piernas, los labios, etc. y las mezcla con objetos cotidianos. Trabajó sobre todo los montajes y las instalaciones, donde incorpora objetos reales y recrea espacios habituales de la burguesía americana.





Bedroom painting 38


Drop out


Mel Ramos: 
Es un pintor estadounidense integrante del Arte popnorteamericano de los años 60 del siglo XX.
Frente al grupo de Nueva York formado por Warhol, Lichtenstein y otros, Ramos trabaja en California, lo que va a influir en su trabajo: muestra una sensibilidad diferente a la de los autores de la costa Este. Hacia 1962 comienza una serie de superhéroes sacados de las viñetas del mundo del cómic. Recrea heroínas como Wonder Woman, Phantom Lady o Sheena, de las historietas que leía en su juventud, también representa de manera irónica a la mujer como un objeto, como algo comercial.



Candy II - Snickers (Rebecca Romijn)


Wonder woman


Martini
Robert Indiana: Es un artista estadounidense asociado con el movimiento pop art. De todas sus obras, las más conocidas son las series realizadas con la palabra LOVE. Indiana también ha trabajado diseñando escenografías y vestuario para obras teatrales. Sus obras emplean símbolos y palabras de la vida diaria pintados con los colores vivos propios del pop art, y representan la cultura y la vida estadounidense de forma irónica, conteniendo a menudo críticas políticas a la sociedad de dicho país.

        
 Love

domingo, 20 de mayo de 2012

Expresionismo Abstracto.

El expresionismo abstracto, el primero de los grandes movimientos artísticos de posguerra, tuvo sus raíces en el surrealismo, que era el movimiento más importante del período inmediatamente anterior a la Guerra. Tuvo su núcleo principal en los EE.UU, pero se encuentran pintores también en otros países, de hecho, algunos pintores "norteamericanos" eran de procedencia europea y se trasladaron a aquel país debido a la situacion social y política de Europa durante el siglo XX. Al comienzo de la segunda guerra mundial, la casi totalidad del movimiento surrealista se exilió en Nueva York. Entre los exiliados estaban, además de Breton, algunos de los pintores surrealistas más importantes: Max Ernts, Roberto Matta,Salvador Dalí y André Masson. Estos pintores tuvieron como sede de sus actividades artísticas la galería neoyorkina "Art of This Century". Esta galería fue abierta en 1942 por la coleccionista Peggy Guggenheim (que entonces estaba casada con Ernts) para que los artistas exiliados tuvieran un centro donde mostrar su obra.

La figura del cambio, el más importante eslabón entre el surrealismo europeo y lo que habría de seguir, fue Arshile Gorky. 
Gorky había nacido en Armenia en 1904 y no llegó a América hasta 1920. Sus primeros trabajos muestran una sostenida progresión a través de los estilos modernísticos básicos, típica de un artista de un medio provinciano, que es consciente de su propio aislamiento. Absorbió la lección de Cezanne, luego la del cubismo.



La obra de Jackson Pollock es otra de las destacadas del surrealismo. Igual que Gorky, Pollock se desarrollo muy lentamente. En 1929 Pollock dejó Los Angeles y fue a Nueva York a estudiar pintura con Thomas Benton, un pintor "regionalista". El entusiasmo de Diego Rivera por un arte público "perteneciente al pueblo" puede muy bien haber ayudado a desarrollar el sentido de la escala de Pollock. Más tarde cayó bajo la influencia de los surrealistas, como le había pasado a Gorky, y la señorita Guggenheim lo contrató para su galería. Hacia 1947 Pollock había alcanzado el estilo por el que es más conocido: abstracción informal, libre, basada sobre la técnica de chorrear y embardurnar pintura sobre la tela.




Jackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tarea
Jackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tarea
Jackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tarea
Jackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tarea
Jackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tareaJackson Pollock, en plena tarea


Florece así en los Estados Unidos, a fines de 1940 y principios de 1950, una pintura "subjetiva" de gran libertad expresiva, que si bien al principio contiene elementos figurativos (fase mítica), acabará por prescindir totalmente de ellos (fase gestual).

El término de "expresionismo abstracto" se debe al crítico de arte del "The New Yorker", Robert Coates. Pero debido a las distintas concepciones expresivo-plásticas que conforman este movimiento, en el año 1952 el crítico Harold Rosenberg utiliza el término de "action painting" (pintura de acción) para definir mejor el enfoque común de la mayoría estos artistas, la importancia dada al proceso o acto de pintar por encima del contenido.

Otras denominaciones que también recibe este movimiento son las de "abstracción pictórica" (painterly-abstract) y la de "nueva pintura americana" (new american painting), ambas debidas al crítico Clement Greenberg.

El enorme éxito del expresionismo abstracto provocó en Europa el desarrollo de un movimiento paralelo que recibe el nombre de "informalismo ".





Características:

* Características generales:

- Ausencia de toda relación con lo objetivo.

- Rechazo de todo convencionalismo estético.

- Expresión libre y subjetiva del inconsciente.

- Ejecución totalmente espontánea.

- Valoración de lo accidental y explotación del azar como recurso operativo.

- Intensidad de propósito: lo que importa es el proceso o acto de pintar más que el contenido.

- Predominio del trazo gestual en expresiones de gran virulencia y dinamismo.

- Empleo de manchas y líneas con ritmo.

* Fases:

En este movimiento es posible diferenciar dos fases: la llamada fase "mítica" o de formación del movimiento (influenciada por el surrealismo), que abarca desde principios de los cuarenta hasta después de la segunda guerra mundial, y la fase gestual, a partir de 1947 (año en el que Pollock realiza sus primeras pinturas de goteo), en la que el movimiento queda plenamente configurado.

Fase mítica:
- Imaginería extraída del subconsciente: de los mitos y símbolos que conforman los arquetipos universales de la experiencia humana y que se encuentran en el inconsciente individual (De Kooning, Pollock, Rothko).

- Estilo abstracto biomórfico: composiciones con formas que semejan estructuras de plantas y animales, formas protozoicas o amiboideas creadas espontáneamente (Gorky); así como garabatos y símbolos primitivos o cósmicos: círculos, discos, etc (Gottlieb).

- Contenido surreal, simbólico y sexual.

- Ausencia de profundidad y tridimensionalidad.

- Predominio de la armonía tonal.
Fase gestual:
- Abandono del lenguaje figurativo (De Kooning no cesará jamás de practicar una pintura figurativa).

- Utilización de nuevos métodos de ejecución: pintura de goteo (dripping).

- Expresión del estado psíquico del artista en el momento de realizar la pintura.

- Utilización de telas de grandes dimensiones.

- Gran libertad en el color (al principio preferencia por el blanco y el negro, más adelante por los colores brillantes y vivos para traducir estados de ánimo intensos).



Obras representativas:

"Autumn Rhytm" 1950 - J. Pollock

"Sin título", 1938- Ad Reinhardt



"Centro Blanco" - M, Rothko



"Los esponsales" - A. Gorky


"Efervescencia", 1944 - H. Hofmann








Fuentes:
www.imageandart.com/tutoriales/...arte/expresionismo_abstracto.htm
http://www.avizora.com/publicaciones/arte/textos/expresionismo_abstracto_0028.htm

martes, 20 de marzo de 2012

Vanguardias del Siglo XX

Las tensiones sociales y políticas son graves durante la primera mitad de siglo, y tanto la guerra como el período en entreguerras provocan en los artistas su ira, su frustración ante lo absurdo, su necesidad de expresar la dureza del mundo que están viviendo, distanciándose de los lenguajes y de las formas tradicionales. Es importante tener en cuenta que muchos de los artistas de las primeras vanguardias se afilian o participan activamente en movimientos políticos de diferentes signos. La guerra afecta directa e indirectamente a los hombres y la presión psicológica y el testimonio de la catástrofe quedan presentes en la obra gráfica de los vanguardistas.

Surgieron varios tipos de vanguardias, entre ellas están:

El Futurismo:


 "En picado sobre la ciudad" - Tullio Crali

"Retrato de Marinetti" - Enrico Prampolini


El Dadaísmo:

"Le Désespéranto" - Tristan Tzara


El Surrealismo:

 "La persistencia de la memoria" - Salvador Dalí

"La magie noire" - Rene Magritte


El Cubismo:

"Guernica" - Pablo Picasso 

"Los músicos" - Pablo Picasso


Suprematismo ruso:


 "Gatheringrye" - Kazimir Malévich


"Chica con un peine en el cabello" - Kazimir Malévich.

domingo, 4 de marzo de 2012

Pinturas Expresionistas Oaxaqueñas

                                                           Rufino Tamayo -Luna y Sol.




                                                     Fernando Andriacci - Las Comadres.


                                             Francisco Toledo - Genealogía del toro rabón.




                                                        Luis Zárate - El avispón azul.


 Fernando Andriacci - Sin título.